jueves, 9 de abril de 2015

ESPECIALES

Visita al Museo Soumaya
















Mis dibujos:






VISITA AL MUSEO DE ARTE MODERNO  



Diego Rivera (1886-1954/
Retrato de Lupe Marín,1938 
Óleo sobre tela
Acervo Museo de Arte Moderno





Angelina Belolf (1879-1969)
Máscaras y muñecos, 1955
Óleo sobre tela
Acervo Museo de Arte Moderno


Frida Kahlo (19071-1954)
Los Cocos, 1952
Óleo sobre tela
Acervo Museo de Arte Moderno

Olga costa (1913-1993)
La vendedora de frutas
(frutas mexicanas), 1951
Óleo sobre tela
Acervo Museo de Arte Moderno


¡¡SUAVICREMA!!






DIBUJO DE LA SASTRERIA GOLDMAN




MI POLLOCK







Atardecer visto desde mi azote, es de los mejores atardeceres que he visto.










miércoles, 8 de abril de 2015

MAQUINA DE ESCRIBIR

Mitterhofer Nr. 1 (1864, Partschins):




Primer modelo, 1864, Viena: Con ese modelo Mitterhofer muestra sus primeras ideas geniales como inventor de la máquina de escribir. Sin embargo la llamó, escribiendo con escritura tapada, en su autobiografía: “La fracasada”.





Sholes Visible (1901, EEE.UU.):



La máquina destacaba por su diseño que por cierto tenía una escritura visible pero mostraba una velocidad limitada.

Malling Hansen (1867, Denmarca):



Una suerte única era la adquisición de la “máquina de escribir más valiosa ” en “Auction Team Köln” a un precio de 55.200 Euros (~9163299 pts.).Esa “bola de escribir” muchas veces recibió un máximo de distinciones, su inventor Hansen en 1872 la medalla dorada de beneficio.La Malling Hansen era la primera máquina de escribir en Europa que fue vendida.



Enigma (2. Guerra Mundial):


Los submarinos alemanes estaban equipados con esta máquina genial para decodificar informaciones y órdenes importantes.Cuando los criptioanalíticos del “Secret Intelligence Service” brítanicos consiguieron la decodificación de los radiogramas, eso significó un momento crucial decisivo en la guerra naval y de tierra de los aliados.


Crandall (1879, USA):





La “Crandall”; una máquina muy adornada es la primera de ese tipo, escribiendo visiblemente.Entre coleccionistas esa pieza pasa por la máquina de escribir más hermosa del mundo.


Hammonia (1882, Alemania):

Se trata aquí de la primera máquina de Escribir que se inventó y produció en Alemania.Por causa de su baja cifra de producción, pertenece a las máquinas de escribir más raras del mundo.

AUTOMOVIL


La historia del automóvil empieza con los vehículos autopropulsados por vapor del siglo XVIII. En 1885 se crea el primer vehículo automóvil por motor de combustión interna con gasolina. Se divide en una serie de etapas marcadas por los principales hitos tecnológicos.

Uno de los inventos más característicos del siglo XX ha sido sin duda el automóvil. Los primeros prototipos se crearon a finales del XIX, pero no fue hasta alguna década después cuando estos vehículos empezaron a ser vistos como algo “útil”.

El intento de obtener una fuerza motriz que sustituyera a los caballos se remonta al siglo XVII. El automóvil recorre las tres fases de los grandes medios de propulsión: vapor, electricidad y gasolina.

El primer vehículo a vapor (1769) es el “Fardier”, creado por Nicolás Cugnot, demasiado pesado, ruidoso y temible.







Automóvil patentado en 1886 por Karl Benz: primer coche en fabricarse con motor de combustión interna.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/First_Car_Replica_IAA_2007_1_crop.jpg/220px-







Segundo Coche de Marcus (1888)
























FORD T





Este vehículo tan emblemático genero la transformación de la industria del automóvil hacia la que hoy conocemos. Con 15 millones de unidades producidas entre 1908 y 1927, también cambio el escenario urbano y la vida de millones de personas, que experimentaron una libertad de movimiento sin precedentes, cambiando la tracción a sangre por el automóvil como medio de transporte masivo.

El “T” brindó movilidad y prosperidad a una escala superior. Las eficiencias alcanzadas por medio de un revolucionario sistema de producción permitió al “T” ser vendido un precio tan bajo que ningún otro vehículo pudo alcanzar. Este proceso de producción en masa logrado a través de la línea de montaje móvil, creo una revolución industrial, permitiendo a Ford Motor Company reducir, año a año, el precio de venta. En 1908, el primer Modelo T se vendía a $825. Por 1925, se lo vendía a solo $260.

El “T” fue el primer auto global de la industria. En el año 1921, casi el 57% de la producción mundial de automotores le correspondía al Ford T, que se lo fabricaba en varios países y se vendía en los seis continentes, en diferentes versiones y alternativas de uso.



En 1925, Ford fabricó su primera camioneta para el mercado doméstico de Estados Unidos, fue el Ford Modelo T Runabout, con caja de pick-up. También ofreció para trabajos pesados, el camión de una tonelada, denominado Modelo TT. El Touring, Roadster, Fordor, Coupe y Sedan son sólo algunas de las opciones. El Modelo T definió las bases de los autos modernos que comparten la misma plataforma pero son completamente diferentes unos de otros.
Durante sus 19 años de producción, más de 15 millones del Modelo T fueron vendidos hasta el 26 de mayo de 1927, cuando una ceremonia marcó la formal finalización de su producción para dar lugar al Modelo “A”. Más de 70 años después en 1999, un panel compuesto de 126 periodistas especializados de 32 países eligió al Ford T como el auto del Siglo XX, reconociendo el valioso aporte que este auto brindo al desarrollo de la industria y su instalación en las comunidades.


Fuente: http://www.empresasnews.com/destacado-599.html

1919 Ford Model T stakebed


1919 Runabout



1926 Touring




1927 Model A – Shown for comparison, note wider body and curved doors

SILLA THONET

JACKSON POLLOCK



Mis pinturas no vienen de un caballete. Prefiero fijar el lienzo nuevo a una pared o en el suelo. Necesito la resistencia de una superficie dura. En el suelo me siento más tranquilo. Me siento más cerca, más parte de la pintura, ya que de esta manera puedo caminar alrededor de ella, trabajar desde cuatro lados y literalmente "estar" en la pintura.



Continúo alejándome de las herramientas tradicionales de los pintores como los caballetes, las paletas y pinceles, etc. Prefiero varitas, palas de jardinero, cuchillos y pintura diluida o impasto con arena, vidiros rotos o cualquier otro material añadido.

Cuando estoy "dentro" de mi pintura, no soy consciente de lo que estoy haciendo. Tan solo después de un periodo de "aclimatación" me doy cuenta de lo que ha pasado. No tengo miedo a hacer cambios, destruir la imagen, etc., porque la pintura tiene vida propia. Intento dejarla salir. Es sólo cuando pierdo contacto con la pintura cuando el resultado es un desastre. De lo contrario es armonía pura, un sencillo dar y recibir, y la pintura resulta bien.

Pollock (1956)



Cuando yo hice mi Pollock sentí exactamente lo mismo que lo que él expresó en las líneas anteriores. Me sentí cómoda en el sueño, libre de todos los instrumentos clásicos con los que "debemos" pintar. Podía moverme para el lugar de la pintura que yo quisiera sin preocuparme por la dirección, la lógica, la monotonía. Sin duda fue una experiencia muy linda. Me divertí, me desestresé y poco de tanta tarea, simplemente se me olvidó todo por un momento. En ese momento sólo éramos la pintura y yo y en el fondo las risas de mis papás como diciendo ¿y ésta loca qué hace? Me dejó de importar todo y el final ellos terminaron ayudándome. Ojalá hubiera más profesores que nos dejaran hacer este tipo de actividades.

Aquí dejo mi video (sólo viene el principio porque tuve un problema al cargar lo que demás).




Aquí el resultado final:


Y así terminé yo (jajaja): 

JOSÉ JARA


Nació en Orizaba, Ver., en 1866. Murió en Morelia, Michoacán, en 1939. De 1881 a 1889 estudió pintura en la Academia de San Carlos, en la Ciudad de México. Tuvo como maestros a Pina, Rebull y Velasco. Se dedicó a la pintura de temas costumbristas. En 1891 obtuvo el primer premio con “El velorio”, una de sus obras mejor ejecutadas, que José María Velasco escogió para presentarla en la Exposición Universal de París. Impartió clases de dibujo y pintura durante 44 años en el Colegio de San Nicolás, en Morelia. Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Sus obras más importantes: El velorio, La fundación de México, Los aguadores adornando una fuente para la fiesta de la Santa Cruz, Los primeros pasos.


José María Jara, 1889

Una pintura muy realista y dramática por ser la representación de la muerte humana, este cuadro fue muy tachado de ser obsceno por mostrar los pies del difunto. Sin embargo muestra una pintura de la vida real.





Aquí podemos observar una recreación de lo que seria el escenario y las personas de la pintura de Jara en una fotografía, me parece que es una buena representación ya que rescataron todos los aspectos únicos de la pintura, los pies del difunto, los hombres hincados y las personas que se ven en la obscuridad, así como los gestos de tristeza y amargura de los presentes.

CINQUECENTO


CINQUECENTO (SIGLO XVI)


El Cinquecento es un período dentro del arte europeo, correspondiente al siglo XVI. Se caracteriza intelectualmente por el paso del teocentrismo medieval al antropocentrismo humanista de la Edad Moderna; y estilísticamente por la búsqueda de las formas artísticas de la antigüedad clásica y la imitación de lanaturaleza, lo que se ha denominado Renacimiento.

Comprende dos fases: comienza con el denominado Alto Renacimiento (últimos años del siglo XV y primeras décadas del siglo XVI), y termina con el denominado Bajo Renacimiento.

El siglo que le precede (el XV) recibe el nombre de Quattrocento, periodo en el que se va adoptando el vocabulario clásico y construyendo las formas propias del renacimiento. El siglo que le sigue (el XVII) recibe el nombre de Seicento, y estilísticamente se caracteriza por la tensión entre las transformaciones violentas del Barroco y el equilibrio y proporción del Clasicismo.

El cinquecento tuvo su centro en la Roma de los papas, a diferencia del quattrocentocuyo centro fue la Florencia de los Medici.

Los artistas más destacados del periodo inicial del Cinquecento italiano fueron Leonardo Da Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel. Junto a ellos hay una nómina interminable, tanto en el foco romano (Bramante, Sangallo, Giulio Romano) como en otros focos, de entre los que destaca la escuela veneciana de pintura (Giorgione y Tiziano).

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cinquecento


Juicio final, en la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel (1536-1541). 


RAFFAELLO SANZIO


Raffaello Sanzio (Urbino, 6 de abril de 1483 – Roma, 7 de abril de 1520), también conocido como Rafael de Urbino o, simplemente, como Rafael, fue un pintor y arquitecto italiano del Alto Renacimiento. Además de su labor pictórica, que sería admirada e imitada durante siglos, realizó importantes aportes en la arquitectura y, como inspector de antigüedades, se interesó en el estudio y conservación de los vestigios grecorromanos.






El triunfo de Galatea


El triunfo de Galatea es un fresco pintado por Rafael Sanzio entre 1510 y 1511 en la Villa Farnesina, en el barrio deTrastévere de Roma.

En esta obra la ninfa Galatea, que ocupa el centro de la composición, representa el triunfo del amor platónico frente al amor carnal, del que se ve rodeada, con numerosos tritones, nereidas y otras criaturas marinas que, víctimas de los disparos de varios cupidos celestes, se ven arrebatados al goce sensual en movimientos muy dinámicos y contrapuestos. Galatea adopta una pose serpentinata y destaca su cabellera rubia ondeando al viento y su manto rojo pompeyano, tonalidad que vincula esta obra con la pintura de la antigüedad. Asimismo, cabe resaltad su serenidad, con una mirada hacia la esquina izquierda donde aparece el único cupido (de los varios que lanzan sus flechas de amor en el cielo) que, tranquilo, reserva sus dardos para la mejor ocasión.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_triunfo_de_Galatea_(Rafael)




GIORGIONE


Giorgio Barbarelli da Castelfranco más conocido como Giorgione, (Castelfranco Véneto, 1477/1478 – Venecia, 1510) fue un pintor italiano del Alto Renacimiento, representante destacado de la escuela veneciana, cuya carrera quedó interrumpida por su temprana muerte, con poco más de 30 años.

Giorgione es conocido por la poética calidad de su trabajo, aunque sólo seis cuadros se le atribuyen con certeza. Dejó también varios cuadros inacabados, que completaron otros pintores. Esto, unido a la escasez de datos biográficos y las dudas que plantea el significado de algunas de sus pinturas, lo han convertido en uno de los pintores más misteriosos de la historia del arte europeo.

Junto con Tiziano, que era un poco más joven, y tras Giovanni Bellini, es el iniciador de la escuela veneciana dentro de la pintura renacentista, que logra gran parte de su efecto mediante el color y el ambiente, tradicionalmente opuesta a la preferencia por el dibujo de la pintura florentina.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/GiorgioneAutorretrato como David, museo Herzog Anton Ulrich de Brunswick (Alemania). (http://es.wikipedia.org/wiki/Giorgione#mediaviewer/File:Giorgione_059.jpg)

Venere dormiente


La Venus dormida, también llamada Venus de Dresde, es una obra pintada con la técnica del óleo sobre lienzo, sumamente importante por la influencia que ejerció en la representación de la diosa Venus tendida, tema recurrente en el Renacimiento y Barroco.

Se trata de una de las últimas creaciones de Giorgione, realizada hacia 1510. Posee las siguientes dimensiones: 108,5 cm de altura por 175 cm de longitud.

La pintura retrata a una joven mujer desnuda, cuyo perfil parece acompañar al paisaje que le sirve de trasfondo. Giorgione ha puesto mucha atención al pintar ese paisaje, lo cual se hace notar en los detalles y los sombreados, de este modo la obra posee una exquisitez y un puro ritmo de línea y contorno. La textura de las figuradas telas en donde yace tranquilamente la diosa y el armonioso, bucólico paisaje, dotan a este cuadro de un justo equilibrio entre la placidez y la sensualidad. La obra quedó inconclusa debido al fallecimiento del Giorgione, y el cielo fue posteriormente acabado por Tiziano.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Venus_dormida_(Giorgione)




TIZIANO


Tiziano Vecellio o Vecelli, conocido tradicionalmente en español como Tiziano o Ticiano (Pieve di Cadore, Belluno, Véneto, hacia 1477/1490 – Venecia, 27 de agosto de 1576), fue un pintor italiano del Renacimiento, uno de los mayores exponentes de la Escuela veneciana.

Reconocido por sus contemporáneos como “el sol entre las estrellas”, Tiziano es uno de los más versátiles pintores italianos, igualmente capacitado para ejecutar retratos, paisajes, escenas mitológicas o cuadros de temática religiosa. Tuvo una larga y dilatada carrera, y su obra atravesó muchas y diferentes etapas, en las que su estilo cambió tan drásticamente que algunos críticos tienen problemas para creer que los cuadros de su primera etapa y los de las posteriores hayan salido de la misma mano.

El conjunto de su obra se caracteriza por el uso del color, vívido y luminoso, con una pincelada suelta y una delicadeza en las modulaciones cromáticas sin precedentes en la Historia del Arte occidental.
Detalle del Autorretrato de Tiziano, pintado hacia 1567 (Museo del Prado). (http://es.wikipedia.org/wiki/Tiziano#mediaviewer/File:Autorretrato_de_Tiziano_(detalle).jpg)


Venere di Urbino


Venus de Urbino, también llamada Venus del perrito, es una célebre pintura al óleo sobre lienzo cuyas dimensiones son de 119 cm x 165 cm, realizada en 1538 por Tiziano.
En 1631 este cuadro se encontraba en la colección de los Médicis; desde 1736 se encuentra en la Galleria degli Uffizi (Florencia).

La pintura, representa a una joven desnuda semi tendida sobre un lujoso lecho en el interior de un palacete veneciano. En el fondo se observa una gran ventana por donde entran leves reflejos de la laguna y se observa el cielo tras un árbol; al lado de la ventana se encuentran dos criadas casi enigmáticamente de espaldas acomodando ropas en un cassone o arcón de bodas; el arcón parece evocar el mito de la caja de Pandora. A los pies de la joven desnuda duerme un perrito; la presencia del perro es signo de que la representada no es una diosa, sino una mujer real, aunque no se sabe exactamente quién es. Algo más: el perro, típicaalegoría de la fidelidad, aquí aparece, sugerentemente, dormido.

Aunque esta pintura se encuentra directamente inspirada por la Venus dormida del Giorgione, es evidente que se aleja del idealismo característico del Renacimiento italiano.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Venus_de_Urbino


Venus de Urbino, (Venere di Urbino) 



Venus and the Lute Player

Tiziano (italiano, Pieve di Cadore ca. 1485-1490 -1576 Venecia?) y Taller, Fecha: ca. 1565-1570, Medio: Óleo sobre lienzo, Dimensiones: 65 x 82 1/2 in (165,1 x 209,6 cm).
Tiziano y su taller trataron el tema de Venus y un músico en varias ocasiones durante la última parte de su carrera. Él pudo haber trabajado en esta versión de forma esporádica durante un período prolongado dejándola inconclusa en el momento de su muerte. El paisaje es característico de la obra de Tiziano de alrededor de 1560. Después de su muerte, ciertas partes tales como la cara y las manos de Venus fueron llevados a un grado mucho mayor de acabado. Se ha escrito mucho sobre el significado de las pinturas de Tiziano de Venus. Además de celebrar el amor y la música (Venus hace una pausa de hacer música para ser coronado de Cupid), han sido pensados ​​para abordar el debate neoplatónica de ver frente a la audición como el principal medio para percibir la belleza.

Fuente: http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/437827


Venus y el jugador del laúd 

Venus with a Mirror


La Venus del espejo es un cuadro de Tiziano pintado al óleo sobre lienzo y datado en 1555. Sus dimensiones son 124 x 104 cm y se conserva en la Galería Nacional de Arte de Washington D.C.

En el centro de arte del Renacimiento es el renacimiento del pasado clásico, y en su Venus con un espejo , Tiziano reveló tanto su reconocimiento de la antigüedad y su notable modernidad. Durante una estancia en Roma, escribió que estaba “aprendiendo de las antiguas piedras maravillosas” que estaban siendo desenterrados cotidiana en la ciudad. De hecho, se basa el gesto de la diosa, sus manos sostenían a su pecho y piernas, en una famosa estatua romana de Venus que más tarde perteneció a los Medici.

Sin embargo, Tiziano respiraba un calor y vida en el origen remoto de conjurar una Venus moderna sorprendentemente inmediata y sensual. Su carne flexible parece fundirse con el toque de la cupido que las cepas de otorgar en su la corona de amor. Mientras ella saca de ella un abrigo de terciopelo color vino forrado en piel, suave, opulenta, y evocando el sentido del tacto, Venus revela su cuerpo tanto como ella lo oculta. La hermosa mujer mirando su reflejo es un tema favorito de Renacimiento poesía amorosa en la que el escritor envidia al espejo afortunados que disfruta espléndida imagen de su dama.

Fuente: http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.41.html



Venus del espejo 


Giulio Romano


Giulio Pippi más conocido como Giulio Romano (Roma, h. 1499 – Mantua, 1 de noviembre de 1546) fue un pintor, arquitecto y decorador italiano del Siglo XVI, prominente alumno de Rafael, cuyas innovaciones en relación al clasicismo del alto Renacimiento ayudaron a definir el estilo definido como manierismo.

Los dibujos de Romano han sido muy buscados por los coleccionistas. Los grabados de la época sobre su obra fueron una contribución significativa para la difusión del estilo manierista en toda Europa.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Giulio_Romano



Giulio Romano, grabado a partir de un autorretrato. 


Venus, Ceres and Juno


1517-18, Fresco, Villa Farnesina, Rome

Narrativa pictórica de Rafael en la Loggia di Psiche comienza en las enjutas del lado corto de la izquierda según se entra y continúa a lo largo de las enjutas a la derecha al segundo lado corto y luego a lo largo del lado de la entrada.Estas superficies triangulares representados un formato problemático para los artistas. Raphael resolvió este reto de manera cada vez nuevas y sorprendentes, haciendo que la forma de apoyo de la pintura y la composición de sus figuras para interactuar de maneras particularmente fortuitas y variados.

Este detalle de la bóveda de la Logia muestra a Venus, Ceres y Juno. En este tímpano del grupo de tres diosas se divide. Venus ha tenido conocimiento de la relación secreta y, impulsado por la ira, está buscando el apoyo de sus amigas. Pero Ceres y Juno muestran poca simpatía por su ira y se lamenta.

Las representaciones atractivas de animales e insectos, así como las ricas guirnaldas de frutas y verduras fueron ideadas por Giovanni da Udine. Estos son observados con tanto esfuerzo que los expertos pueden identificar el género particular de cada variedad se muestra. Entre las novedades que vayan a disfrutar el espectador Renacimiento fueron descubiertos recientemente especies de maíz, calabaza y frijol del Nuevo Mundo.

Fuente: http://www.wga.hu/html_m/r/raphael/5roma/4a/13farnes.html


Venus, Ceres and Juno 



CUPID AND THE THREE GRACES


1517-1518, Fresco, Villa Farnesina, Roma

Narrativa pictórica de Rafael en la Loggia di Psiche comienza en las enjutas del lado corto de la izquierda según se entra y continúa a lo largo de las enjutas a la derecha al segundo lado corto y luego a lo largo del lado de la entrada.Estas superficies triangulares representados un formato problemático para los artistas. Raphael resolvió este reto de manera cada vez nuevas y sorprendentes, haciendo que la forma de apoyo de la pintura y la composición de sus figuras para interactuar de maneras particularmente fortuitas y variados.

En este tímpano Cupido, que ya está enamorado de Psique, está apuntando a salir a las Gracias. Las cifras se colocan hábilmente dentro de la forma de la enjuta de tal manera que se enfrentan en desde los cuatro lados y parecen empujar el espacio con la espalda y los hombros. Esto le da al grupo de aire y la libertad en el centro sin causar que se caiga aparte: los cuerpos de enclavamiento, se superponen y se combinan.

Se dijo que sólo en la presencia de las Tres Gracias podía un joven reconocer los encantos de su amada. Cupido está mirando a las Gracias y señalando con su mano izquierda, no a Psique, pero a la misma logia, propio mundo los Chigis. Este es, sin duda, entiende que se refiere a la señora de la casa.

Fuente: http://www.wga.hu/html_m/r/raphael/5roma/4a/12farnes.html


Cupid and the Three Graces 



Annibale Carracci


Annibale Carracci (Bolonia, 3 de noviembre de 1560 – Roma, 15 de julio de 1609) fue un pintor y grabador italiano del barroco, perteneciente a la corriente del clasicismo romano-boloñés. Es el miembro más famoso de la saga de pintores Carracci. Considerado el rival de Caravaggio, encarnó una opción artística opuesta a la de aquel.

Annibale Carracci nació en Bolonia, y lo más probable es que aprendiera en el seno de su familia. En 1582, Annibale, su hermano mayor Agostino y su primo Ludovico, abrieron un taller de pintura, al principio llamado Academia de los Desiderosi(Deseosos de fama y aprender), que posteriormente los Incamminati (Progresistas; literalmente). Finalmente la Escuela de los Eclécticos. El principal objetivo de los tres Carracci fue renovar la pintura, que entendían que había degenerado durante el Manierismo y que también veían en peligro por el naturalismo de Caravaggio, al que algunos apodaban «Anticristo del arte».

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Annibale_Carracci



Annibale Carracci 


Venus Adorned by the Graces


52 3/8 x 67 1/8 pulg. Óleo sobre tabla transferida a lienzo.

Ahora, en la National Gallery de Washington DC

Escena mitológica de Annibale Carracci deVenus Adornado por las Gracias es un gran ejemplo de su influencia y la reverencia por maestros del Renacimiento. También es evidencia de intento de Annibale en que representa lo sobrenatural en un entorno natural, de manera convincente, con independencia de la idealización (Serooskerken).

Hay un buen número de citas y referencias en esta composición única. El angelote que sostiene el espejo de Venus de Tiziano vienen de Venus con un espejo (1555). Carracci descartado de Venus púdica pose y pintado Venus alcanza para el espejo, completamente expuesto. En lugar de un angelote colocando una corona sobre la cabeza de Venus, una de las Gracias viste el cabello de Venus en la versión de Carracci.

Fuente: https://bettybaroque.wordpress.com/2011/02/24/venus-adorned-by-the-graces/

Venus Adorned by the Graces